Aller au contenu

« Autoportrait » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Kirtap (discuter | contributions)
Révocation (retour à la version 48714622 du 2010-01-11 20:50:02 par 86.71.70.224 grâce au popups
Kirtap (discuter | contributions)
Revocation de vandalismes de user:86.71.70.224 retour à la version du 26 décembre 2009 à 02:28 et modifiée en dernier par SieBot
Ligne 4 : Ligne 4 :


== Histoire de l’autoportrait ==
== Histoire de l’autoportrait ==

je suis adrien maciuch 4ime10 clg andres malraux jhabite a la batarelle dans la montagne et jai ecrie tout sa gné gneé
La création de la peinture a été rapportée à la vision de [[Narcisse (mythologie)|Narcisse]] se contemplant dans son miroir ([[Leone Battista Alberti|Alberti]]) et se réfère donc directement à l’autoportrait. Au-delà de l'introspection, l'autoportrait fut une manière commode d'exercer sa technique (le modèle le plus facilement disponible étant soi-même).

On note l’apparition des premiers autoportraits dès le {{XIIe siècle}} dans les [[enluminure]]s, mais ils s'apparentent en fait à un procédé de signature (celles-ci étant souvent accompagnées du nom de l'exécutant) plus qu'à de réelles expressions picturales. Le procédé consistant à se peindre parmi les personnages d’un événement, sorte de signature visuelle du tableau, aurait été utilisé dès [[1359]] dans l’''Assomption de la Vierge'' d'[[Andrea Orcagna]], de même que peut-être par [[Fra Angelico]]. La primeur incontestable du procédé pourrait cependant revenir à [[Benozzo Gozzoli]], qui se met en scène, s'avançant parmi la foule, coiffé d'un bonnet sur lequel son nom est inscrit, dans la [[fresque]] de l'adoration des Mages ([[Chapelle des mages]], [[1459]], à [[Florence]]). De même, [[Piero della Francesca]] se représente en soldat, lourdement endormi, dans sa ''[[La Résurrection (Piero della Francesca)|Résurrection]]'' (vers 1463-1465, [[Sansepolcro]]), alors que [[Sandro Botticelli]], se tourne orgueilleusement vers le spectateur, dans une autre ''Adoration des mages'' (Florence, [[1475]]). [[Filippo Lippi]] reprend le procédé dans le cycle de fresques des ''Scènes de la vie de la Vierge'' (Cathédrale de [[Spolète]], vers [[1465]]), ainsi que son fils [[Filippino Lippi]] dans ''La dispute avec Simon le Proconsul'' de la [[chapelle Brancacci]] de Santa Maria del Carmine ([[1471]]-[[1472]]), à l'achèvement de laquelle il participait. De la même manière, on verra [[Albrecht Dürer]] traverser avec un ami le paysage du ''Martyre des 10 000'' ([[1508]]).


== Les grands maîtres de l'autoportrait ==
== Les grands maîtres de l'autoportrait ==


Dürer est un des grands créateurs du genre de l'autoportrait, comme représentation distincte de soi. Il se dessine dès l'âge de treize ans en [[1484]], puis peint trois grands autoportraits en [[1493]], [[1498]] et [[1500]]. Celui de [[1500]] ([[Munich]], Alte Pinakotek) est particulièrement remarquable car Dürer s’y peint de face, un angle de vue que peu de peintres ont utilisé pour se représenter. Dans tous les cas, l'image de soi est rapprochée de son [[monogramme]], soigneusement calligraphié. Dürer est également le premier artiste à se représenter nu ([[1503]]). Enfin il n'hésite pas à se dessiner sous les traits du Christ, en [[1522]] et [[1523]], quelques années avant sa mort.
Napoli c d atre o foot , maradona le grand joueur vil , adriano le aaaaaaaaaatre

Les grands peintres italiens de la Renaissance ont réalisé assez peu d’autoportraits. Le premier est sans doute celui du [[Pérugin]] vers 1500 (collège du Cambio, à [[Pérouse]]). On connaît un dessin de [[Léonard de Vinci]] ([[1512]]). Quant à [[Michel-Ange]], il a donné son visage à la dépouille de [[Barthélemy (apôtre)|saint Barthélemy]] dans le ''[[Jugement dernier]]'' de la [[chapelle Sixtine]] ([[1536]]-[[1541]]) ; et plusieurs de ses sculptures peuvent s'assimiler à des autoportraits idéalisés, comme le San Procolo du tombeau de [[Saint Dominique]] à [[Bologne]].
[[Raphaël (peintre)|Raphaël]] nous est plus connu : on le voit parmi les personnages de [[l'École d'Athènes]] (1510), dans un autoportrait présumé de [[1516]], au [[Louvre]] ; ou encore avec un ami auquel il tient l’épaule ([[1518]], Louvre). [[Titien]] a peint deux beaux portraits de lui-même en vieillard dans les années [[1560]]. [[Paul Véronèse|Véronèse]] apparaît pour sa part en violiste vêtu de blanc dans les [[Noces de Cana]], au côté de Titien jouant de la viole de gambe ([[1562]]).
[[Image:Francisco de Zurbarán autoportrait.jpg|thumb|right|200px| [[Francisco de Zurbarán]] en saint Luc peintre devant ''la Crucifixion'']]
À l'exception peut-être d'[[Annibal Carrache]], les Italiens ne sont pas, jusqu'au {{s|XVII}}, des adeptes du genre. [[Le Caravage]], cependant, s'il ne laisse aucun autoportrait à proprement parler, se prend pour modèle dans plusieurs tableaux : en [[Bacchus]] convalescent, au début de sa carrière, de même probablement que dans le groupe des ''Musiciens'' (au second plan). Puis il apparaît incidemment dans certains de ses tableaux comme spectateur : ainsi dans le ''Martyre de saint Matthieu''. On notera qu’il a donné sa tête à celle de [[Goliath (Bible)|Goliath]], brandie comme trophée par [[David (Bible)|David]] ([[1609]]), s'identifiant de manière marquante, au terme d'une vie marquée par la violence, avec le personnage défait. [[Artemisia Gentileschi]] se représente également à plusieurs reprises, tant dans les différentes versions de ''Judith et Holopherne'', où elle exorcise le viol subi dans sa jeunesse, que dans les autoportraits plein de vigueur de la maturité.

Au {{s-|XVII|e}}, Flamands et Hollandais font de l'autoportrait un véritable exercice d'introspection. [[Antoine Van Dyck|Van Dyck]] et [[Rubens]] nous ont laissé de nombreuses images d’eux-mêmes, en général valorisées. [[Vermeer]] se peint (probablement) de dos dans l'''Allégorie de la Peinture'' ([[Vienne (Autriche)|Vienne]]), tandis que [[Franz Hals]], le plus important portraitiste de son temps, ne laisse apparemment aucune image de lui.

Mais le plus marquant des autoportraitistes est sans conteste [[Rembrandt]], qui a consacré près d'une centaine d'œuvres, gravures ou toiles, à l'image de soi. L'autoportrait apparaît chez lui comme une forme de journal intime, fondant pour la peinture ce que [[Philippe Lejeune]] a nommé « le pacte autobiographique ». Son premier autoportrait connu date de [[1627]], en jeune homme ébouriffé ; son dernier de [[1669]], quelques semaines avant sa mort. Au fil du temps, nous le voyons vieillir, et se montrer sous des déguisements divers, depuis le jeune homme à l’air timide qui se peint à contre-jour alors qu’il vient d’avoir vingt ans, jusqu’au vieil homme fatigué, ridé, au nez bourgeonnant de 1669.

En Espagne, on connaît plusieurs autoportraits de [[Bartolomé Esteban Murillo|Murillo]] ou de [[Diego Vélasquez|Vélasquez]], dont la frappante représentation au travail des [[Ménines]] (vers 1656, [[musée du Prado]]). Quant à [[Francisco de Zurbarán|Zurbarán]], il s’est représenté en [[saint Luc]], patron des peintres, aux pieds du Christ en croix (vers [[1635]]).
À remarquer [[Léopold de Médicis]] qui collectionna les nombreux autoportraits de son époque ({{s-|XVII|e}}) et qui sont exposés depuis dans le [[Corridor de Vasari]] de [[Florence]] (et complétés). Dans les années 1800, Goya s'est lui aussi représenté à de nombreuses reprises.

Dans la France du {{s-|XVII|e}}, on pense surtout aux deux grands autoportraits de [[Nicolas Poussin|Poussin]] (1649 et 1650, respectivement à Berlin et au Louvre) et d'autres artistes comme [[Simon Vouet]] ou [[Jacques Stella]] (ces deux œuvres au [[musée des Beaux-Arts de Lyon]] ont également laissé des images d'eux-mêmes, d'un réalisme intense). Au {{s|XVIII}}, [[Jean Siméon Chardin]] renouvelle le genre, n’hésitant pas à se peindre à plusieurs reprises, avec bonnet et lorgnons. [[Quentin de La Tour]] a lui aussi laissé plusieurs autoportraits où il apparaît tantôt en chemise et sans perruque, tantôt en costume d’apparat, tandis que Mme [[Vigée-Lebrun]] délivre une image charmante et coquette d'elle (Corridor de Vasari, Florence).

Par la suite, on peut dire que presque chaque grand peintre nous a laissé au moins un autoportrait, mais le genre a été particulièrement prisé par les expressionnistes du début du {{XXe siècle}}, en partie sous l’influence des [[Autoportraits (van Gogh)|autoportraits]] de [[Vincent Van Gogh|Van Gogh]], en partie conformément à l'esthétique de ce mouvement, fondée sur l'exploration méthodique du Moi. À signaler en ce sens les nombreux autoportraits d'[[Edvard Munch]], [[Egon Schiele]], [[Max Beckmann]], [[Richard Gerstl]], [[Oskar Kokoschka]], ou encore l'œuvre picturale du compositeur [[Arnold Schönberg]], qui a laissé, en trois ou quatre ans seulement (vers 1908-1911), pas moins de cinquante-neuf autoportraits, dont un de dos.

Dans la lignée de celle Rembrandt, apparaît l'œuvre « autopicturale » de Van Gogh, qui s’est représenté trente-sept fois, de [[1886]] à [[1889]]. Dans tous ces autoportraits on est frappé par le regard du peintre, rarement porté sur nous, et qui même lorsqu'il nous fixe semble regarder ailleurs.

Les nombreux autoportraits d'[[Egon Schiele]] méritent également un grand intérêt, car nul autre que lui n’est allé aussi loin dans l’exhibitionnisme et l'auscultation fascinée, angoissée, ou épouvantée de soi. Il se représente nu à de nombreuses reprises, de face, de profil, agenouillé, se masturbant parfois ou brandissant dans ''Eros'' ([[1911]]) un énorme sexe rouge en érection.

Avec [[Frida Kahlo]] les choses sont différentes. On sait qu’à la suite d’un terrible accident elle dut passer de nombreuses années de sa vie alitée, n’ayant qu’elle-même pour modèle. On lui doit de nombreux autoportraits en buste, mais aussi des représentations cauchemardesques dont beaucoup symbolisent les souffrances physiques qu’elle a vécues.
Une partie de la peinture du {{s-|XX|e}} s'étant détournée de la figuration, l'autoportrait paraît moins associé au geste pictural qu'avec l'expressionnisme, en particulier. Néanmoins, des peintres majeurs comme [[Picasso]] ou [[Francis Bacon (peintre)|Francis Bacon]] ont à leur tour considérablement renouvelé le genre.

En sculpture, l’autoportrait est marqué à la [[Renaissance artistique|Renaissance]] par celui de [[Lorenzo Ghiberti]] avec son buste à la ''porte du paradis'' au baptistère de [[Florence]].

A signaler l'artiste contemporain Arnaud Prinstet, qui peint son autportrait tous les jours<ref>Calméjane, Yves ; [[Thalia Édition]] : ''Histoire de Moi histoire des autoportraits'', page 240, 2006, {{ISBN|2-35278-014-4}}</ref>, également [[Yan Pei-Ming]] connu pour ses portraits de Mao qui a réalisé de nombreaux autoportraits monumentaux. Ici le portrait figure le visage seul de face et sans apparat.


== Techniques de représentation ==
== Techniques de représentation ==
[[Image:johannes gumpp.jpg|thumb|[[Johannes Gumpp]] (1646)]]
sofio le vilenot
[[Image:DiegoVelazquez MeninasDetail.jpg|thumb|[[Diego Vélasquez]]]]
L’autoportrait suppose en principe l’utilisation d’un [[miroir]], instrument qui se développe à partir du {{XVe siècle}}. Mais les premiers miroirs utilisés étaient convexes, entraînant des déformations que l’artiste s’est parfois plu à conserver, à l’image d’un amusant tableau réalisé par [[Parmigianino]] en [[1524]] (''Autoportrait au miroir''). Le miroir permet des compositions surprenantes comme celle du ''Triple autoportrait'' de [[Johannes Gumpp]] (1646), ou plus près de nous celle de [[Salvador Dalí]] peignant Gala (1970-72). Cette utilisation du miroir a pour conséquence amusante que les peintres gauchers se représentent généralement en droitier (et inversement).

Pour la représentation proprement dite, le peintre peut choisir de se montrer en buste, sans attributs particuliers, parfois de face mais le plus souvent de trois-quarts. Cependant les autoportraits à la palette ou au pinceau ne manquent pas, de même que les représentations de l’artiste dans son atelier. Dans cette catégorie, l’exemple le plus connu est peut-être ''[[L'Atelier du peintre]]'', de [[Gustave Courbet]] ([[1855]]), immense capharnaüm d'objets et de personnages aussi hétéroclites que symboliques, mais c'était aussi le cas, bien qu'il ne s'agît pas d'un atelier, de [[Diego Vélasquez]] devant le cadre retourné des ''[[Ménines]]''.

L’artiste se plaît parfois à se déguiser, ou du moins à revêtir un costume qui n’est pas le sien habituellement. C’est déjà le cas avec Dürer, et Rembrandt multipliera ce genre de métamorphose. Il peut aussi se peindre avec un ou des amis, ou encore évoquer sa vie familiale. Rubens se représente avec trois de ses proches dans ''les Quatre Philosophes'' ([[1615]]), mais aussi avec sa première femme Isabella Brant en [[1610]], puis avec la seconde, Hélène Fourment, en [[1639]].

Même si [[Jean Auguste Dominique Ingres|Ingres]] ne s’est jamais peint avec un violon, nombreux sont les artistes qui se sont mis en scène avec un instrument de musique, par exemple Lavinia Fontana jouant du clavicorde ([[1578]]), Courbet du violoncelle ([[1847]]) ou Beckmann du saxophone ([[1930]]). D’autres ont préféré évoquer des moments importants de leur vie, notamment des maladies : Goya se fait soigner par un docteur ([[1820]]), et Munch se peint convalescent après avoir échappé à la grippe espagnole ([[1919]]).

A noter que l’une des plus belles collections d’autoportraits se trouve près du musée des ''[[Uffizi|Offices]]'' à [[Florence]], précisément dans le [[Corridor de Vasari]] : elle a été rassemblée par le cardinal [[Léopold de Médicis]] dans la deuxième partie du {{XVIIe siècle}} et poursuivi jusqu’à nos jours. Elle comprend plus de 200 portraits, essentiellement de commande, avec notamment ceux de [[Pierre de Cortone]], [[Charles Le Brun]], [[Jean-Baptiste Corot]] et [[Marc Chagall]].


== [[Psychanalyse]] de l'autoportrait ==
== [[Psychanalyse]] de l'autoportrait ==


Se représenter est une tendance des plus générales chez l'être humain, à partir de cette jubilation première qui fait exulter le bébé à découvrir sa propre image, dans et sans le [[miroir]] puisque les yeux de la mère y suffisent. Et plus tard tous les yeux ! Cette tendance peut donner lieu à l'autoportrait du peintre proprement dit qui décide de se représenter ou de suggérer sa propre image; ou comme il est de mode chez les cinéastes de se fondre en clin d'œil comme un simple figurant [[Alfred Hitchcock]]. Cette représentation de soi peut être non consciente et se manifester de nombreuses façons : on se donne à voir en tant que [[Persona (psychologie analytique)|persona]] ([[Carl Gustav Jung]]). Cette forme d'auto-portrait est à la base du maquillage, de l'habillement, et des moindres gestes ou attitudes qui tendent à révéler/masquer une certaine image préalable de soi (image directrice du philosophe [[Ludwig Klages]]) qui crée le portrait avant que n'existe son modèle<ref> [http://auriol.free.fr/psychanalyse/autoport.htm Autoportrait imaginaire, Journées de Printemps de la Société Française de Psychopathologie de l'Expression]</ref> qui imprègne en permanence et à l'insu de son auteur, toutes les formes d'expression.
et ludovic c un gros zguegue


== Autres acceptions ==
== Autres acceptions ==


L'autoportrait est également un [[genre littéraire]] s'apparentant à l'[[autobiographie]], mais s'en éloignant étant donné qu'il n'est pas un [[récit]] à proprement parler.
.... le tres malefike

Mdr enzo le malhonete


== Autoportraits d'hommes ==
== Autoportraits d'hommes ==

Version du 12 janvier 2010 à 01:40

Dürer : Autoportrait à la fourrure

Modèle:Palette peinture

L'autoportrait, figure de l'artiste par lui-même, est un exercice que de nombreux peintres ont pratiqué. Le genre, qui semble absent dans l'antiquité, et exceptionnel au Moyen Âge, émerge avec la Renaissance, lorsque l’individu devient en soi un centre d’intérêt majeur.

Histoire de l’autoportrait

La création de la peinture a été rapportée à la vision de Narcisse se contemplant dans son miroir (Alberti) et se réfère donc directement à l’autoportrait. Au-delà de l'introspection, l'autoportrait fut une manière commode d'exercer sa technique (le modèle le plus facilement disponible étant soi-même).

On note l’apparition des premiers autoportraits dès le XIIe siècle dans les enluminures, mais ils s'apparentent en fait à un procédé de signature (celles-ci étant souvent accompagnées du nom de l'exécutant) plus qu'à de réelles expressions picturales. Le procédé consistant à se peindre parmi les personnages d’un événement, sorte de signature visuelle du tableau, aurait été utilisé dès 1359 dans l’Assomption de la Vierge d'Andrea Orcagna, de même que peut-être par Fra Angelico. La primeur incontestable du procédé pourrait cependant revenir à Benozzo Gozzoli, qui se met en scène, s'avançant parmi la foule, coiffé d'un bonnet sur lequel son nom est inscrit, dans la fresque de l'adoration des Mages (Chapelle des mages, 1459, à Florence). De même, Piero della Francesca se représente en soldat, lourdement endormi, dans sa Résurrection (vers 1463-1465, Sansepolcro), alors que Sandro Botticelli, se tourne orgueilleusement vers le spectateur, dans une autre Adoration des mages (Florence, 1475). Filippo Lippi reprend le procédé dans le cycle de fresques des Scènes de la vie de la Vierge (Cathédrale de Spolète, vers 1465), ainsi que son fils Filippino Lippi dans La dispute avec Simon le Proconsul de la chapelle Brancacci de Santa Maria del Carmine (1471-1472), à l'achèvement de laquelle il participait. De la même manière, on verra Albrecht Dürer traverser avec un ami le paysage du Martyre des 10 000 (1508).

Les grands maîtres de l'autoportrait

Dürer est un des grands créateurs du genre de l'autoportrait, comme représentation distincte de soi. Il se dessine dès l'âge de treize ans en 1484, puis peint trois grands autoportraits en 1493, 1498 et 1500. Celui de 1500 (Munich, Alte Pinakotek) est particulièrement remarquable car Dürer s’y peint de face, un angle de vue que peu de peintres ont utilisé pour se représenter. Dans tous les cas, l'image de soi est rapprochée de son monogramme, soigneusement calligraphié. Dürer est également le premier artiste à se représenter nu (1503). Enfin il n'hésite pas à se dessiner sous les traits du Christ, en 1522 et 1523, quelques années avant sa mort.

Les grands peintres italiens de la Renaissance ont réalisé assez peu d’autoportraits. Le premier est sans doute celui du Pérugin vers 1500 (collège du Cambio, à Pérouse). On connaît un dessin de Léonard de Vinci (1512). Quant à Michel-Ange, il a donné son visage à la dépouille de saint Barthélemy dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine (1536-1541) ; et plusieurs de ses sculptures peuvent s'assimiler à des autoportraits idéalisés, comme le San Procolo du tombeau de Saint Dominique à Bologne. Raphaël nous est plus connu : on le voit parmi les personnages de l'École d'Athènes (1510), dans un autoportrait présumé de 1516, au Louvre ; ou encore avec un ami auquel il tient l’épaule (1518, Louvre). Titien a peint deux beaux portraits de lui-même en vieillard dans les années 1560. Véronèse apparaît pour sa part en violiste vêtu de blanc dans les Noces de Cana, au côté de Titien jouant de la viole de gambe (1562).

Francisco de Zurbarán en saint Luc peintre devant la Crucifixion

À l'exception peut-être d'Annibal Carrache, les Italiens ne sont pas, jusqu'au XVIIe siècle, des adeptes du genre. Le Caravage, cependant, s'il ne laisse aucun autoportrait à proprement parler, se prend pour modèle dans plusieurs tableaux : en Bacchus convalescent, au début de sa carrière, de même probablement que dans le groupe des Musiciens (au second plan). Puis il apparaît incidemment dans certains de ses tableaux comme spectateur : ainsi dans le Martyre de saint Matthieu. On notera qu’il a donné sa tête à celle de Goliath, brandie comme trophée par David (1609), s'identifiant de manière marquante, au terme d'une vie marquée par la violence, avec le personnage défait. Artemisia Gentileschi se représente également à plusieurs reprises, tant dans les différentes versions de Judith et Holopherne, où elle exorcise le viol subi dans sa jeunesse, que dans les autoportraits plein de vigueur de la maturité.

Au XVIIe siècle, Flamands et Hollandais font de l'autoportrait un véritable exercice d'introspection. Van Dyck et Rubens nous ont laissé de nombreuses images d’eux-mêmes, en général valorisées. Vermeer se peint (probablement) de dos dans l'Allégorie de la Peinture (Vienne), tandis que Franz Hals, le plus important portraitiste de son temps, ne laisse apparemment aucune image de lui.

Mais le plus marquant des autoportraitistes est sans conteste Rembrandt, qui a consacré près d'une centaine d'œuvres, gravures ou toiles, à l'image de soi. L'autoportrait apparaît chez lui comme une forme de journal intime, fondant pour la peinture ce que Philippe Lejeune a nommé « le pacte autobiographique ». Son premier autoportrait connu date de 1627, en jeune homme ébouriffé ; son dernier de 1669, quelques semaines avant sa mort. Au fil du temps, nous le voyons vieillir, et se montrer sous des déguisements divers, depuis le jeune homme à l’air timide qui se peint à contre-jour alors qu’il vient d’avoir vingt ans, jusqu’au vieil homme fatigué, ridé, au nez bourgeonnant de 1669.

En Espagne, on connaît plusieurs autoportraits de Murillo ou de Vélasquez, dont la frappante représentation au travail des Ménines (vers 1656, musée du Prado). Quant à Zurbarán, il s’est représenté en saint Luc, patron des peintres, aux pieds du Christ en croix (vers 1635). À remarquer Léopold de Médicis qui collectionna les nombreux autoportraits de son époque (XVIIe siècle) et qui sont exposés depuis dans le Corridor de Vasari de Florence (et complétés). Dans les années 1800, Goya s'est lui aussi représenté à de nombreuses reprises.

Dans la France du XVIIe siècle, on pense surtout aux deux grands autoportraits de Poussin (1649 et 1650, respectivement à Berlin et au Louvre) et d'autres artistes comme Simon Vouet ou Jacques Stella (ces deux œuvres au musée des Beaux-Arts de Lyon ont également laissé des images d'eux-mêmes, d'un réalisme intense). Au XVIIIe siècle, Jean Siméon Chardin renouvelle le genre, n’hésitant pas à se peindre à plusieurs reprises, avec bonnet et lorgnons. Quentin de La Tour a lui aussi laissé plusieurs autoportraits où il apparaît tantôt en chemise et sans perruque, tantôt en costume d’apparat, tandis que Mme Vigée-Lebrun délivre une image charmante et coquette d'elle (Corridor de Vasari, Florence).

Par la suite, on peut dire que presque chaque grand peintre nous a laissé au moins un autoportrait, mais le genre a été particulièrement prisé par les expressionnistes du début du XXe siècle, en partie sous l’influence des autoportraits de Van Gogh, en partie conformément à l'esthétique de ce mouvement, fondée sur l'exploration méthodique du Moi. À signaler en ce sens les nombreux autoportraits d'Edvard Munch, Egon Schiele, Max Beckmann, Richard Gerstl, Oskar Kokoschka, ou encore l'œuvre picturale du compositeur Arnold Schönberg, qui a laissé, en trois ou quatre ans seulement (vers 1908-1911), pas moins de cinquante-neuf autoportraits, dont un de dos.

Dans la lignée de celle Rembrandt, apparaît l'œuvre « autopicturale » de Van Gogh, qui s’est représenté trente-sept fois, de 1886 à 1889. Dans tous ces autoportraits on est frappé par le regard du peintre, rarement porté sur nous, et qui même lorsqu'il nous fixe semble regarder ailleurs.

Les nombreux autoportraits d'Egon Schiele méritent également un grand intérêt, car nul autre que lui n’est allé aussi loin dans l’exhibitionnisme et l'auscultation fascinée, angoissée, ou épouvantée de soi. Il se représente nu à de nombreuses reprises, de face, de profil, agenouillé, se masturbant parfois ou brandissant dans Eros (1911) un énorme sexe rouge en érection.

Avec Frida Kahlo les choses sont différentes. On sait qu’à la suite d’un terrible accident elle dut passer de nombreuses années de sa vie alitée, n’ayant qu’elle-même pour modèle. On lui doit de nombreux autoportraits en buste, mais aussi des représentations cauchemardesques dont beaucoup symbolisent les souffrances physiques qu’elle a vécues. Une partie de la peinture du XXe siècle s'étant détournée de la figuration, l'autoportrait paraît moins associé au geste pictural qu'avec l'expressionnisme, en particulier. Néanmoins, des peintres majeurs comme Picasso ou Francis Bacon ont à leur tour considérablement renouvelé le genre.

En sculpture, l’autoportrait est marqué à la Renaissance par celui de Lorenzo Ghiberti avec son buste à la porte du paradis au baptistère de Florence.

A signaler l'artiste contemporain Arnaud Prinstet, qui peint son autportrait tous les jours[1], également Yan Pei-Ming connu pour ses portraits de Mao qui a réalisé de nombreaux autoportraits monumentaux. Ici le portrait figure le visage seul de face et sans apparat.

Techniques de représentation

Johannes Gumpp (1646)
Diego Vélasquez

L’autoportrait suppose en principe l’utilisation d’un miroir, instrument qui se développe à partir du XVe siècle. Mais les premiers miroirs utilisés étaient convexes, entraînant des déformations que l’artiste s’est parfois plu à conserver, à l’image d’un amusant tableau réalisé par Parmigianino en 1524 (Autoportrait au miroir). Le miroir permet des compositions surprenantes comme celle du Triple autoportrait de Johannes Gumpp (1646), ou plus près de nous celle de Salvador Dalí peignant Gala (1970-72). Cette utilisation du miroir a pour conséquence amusante que les peintres gauchers se représentent généralement en droitier (et inversement).

Pour la représentation proprement dite, le peintre peut choisir de se montrer en buste, sans attributs particuliers, parfois de face mais le plus souvent de trois-quarts. Cependant les autoportraits à la palette ou au pinceau ne manquent pas, de même que les représentations de l’artiste dans son atelier. Dans cette catégorie, l’exemple le plus connu est peut-être L'Atelier du peintre, de Gustave Courbet (1855), immense capharnaüm d'objets et de personnages aussi hétéroclites que symboliques, mais c'était aussi le cas, bien qu'il ne s'agît pas d'un atelier, de Diego Vélasquez devant le cadre retourné des Ménines.

L’artiste se plaît parfois à se déguiser, ou du moins à revêtir un costume qui n’est pas le sien habituellement. C’est déjà le cas avec Dürer, et Rembrandt multipliera ce genre de métamorphose. Il peut aussi se peindre avec un ou des amis, ou encore évoquer sa vie familiale. Rubens se représente avec trois de ses proches dans les Quatre Philosophes (1615), mais aussi avec sa première femme Isabella Brant en 1610, puis avec la seconde, Hélène Fourment, en 1639.

Même si Ingres ne s’est jamais peint avec un violon, nombreux sont les artistes qui se sont mis en scène avec un instrument de musique, par exemple Lavinia Fontana jouant du clavicorde (1578), Courbet du violoncelle (1847) ou Beckmann du saxophone (1930). D’autres ont préféré évoquer des moments importants de leur vie, notamment des maladies : Goya se fait soigner par un docteur (1820), et Munch se peint convalescent après avoir échappé à la grippe espagnole (1919).

A noter que l’une des plus belles collections d’autoportraits se trouve près du musée des Offices à Florence, précisément dans le Corridor de Vasari : elle a été rassemblée par le cardinal Léopold de Médicis dans la deuxième partie du XVIIe siècle et poursuivi jusqu’à nos jours. Elle comprend plus de 200 portraits, essentiellement de commande, avec notamment ceux de Pierre de Cortone, Charles Le Brun, Jean-Baptiste Corot et Marc Chagall.

Psychanalyse de l'autoportrait

Se représenter est une tendance des plus générales chez l'être humain, à partir de cette jubilation première qui fait exulter le bébé à découvrir sa propre image, dans et sans le miroir puisque les yeux de la mère y suffisent. Et plus tard tous les yeux ! Cette tendance peut donner lieu à l'autoportrait du peintre proprement dit qui décide de se représenter ou de suggérer sa propre image; ou comme il est de mode chez les cinéastes de se fondre en clin d'œil comme un simple figurant Alfred Hitchcock. Cette représentation de soi peut être non consciente et se manifester de nombreuses façons : on se donne à voir en tant que persona (Carl Gustav Jung). Cette forme d'auto-portrait est à la base du maquillage, de l'habillement, et des moindres gestes ou attitudes qui tendent à révéler/masquer une certaine image préalable de soi (image directrice du philosophe Ludwig Klages) qui crée le portrait avant que n'existe son modèle[2] qui imprègne en permanence et à l'insu de son auteur, toutes les formes d'expression.

Autres acceptions

L'autoportrait est également un genre littéraire s'apparentant à l'autobiographie, mais s'en éloignant étant donné qu'il n'est pas un récit à proprement parler.

Autoportraits d'hommes

Sur les autres projets Wikimedia :

Autoportraits de femmes

Exposition

  • Moi! Autoritratti del XX secolo, exposition de la galerie des Offices de Florence, puis en 2004 au musée du Luxembourg Catalogue par Pascal Bonafoux et Pierre Rosenberg : Skira Editore (Milano) (Ed.) (ISBN 88-8491-854-5)


Bibliographie

  • Bernard Auriol, L'image préalable, l'expression impressive et l'autoportrait, Psychologie Médicale, 19, 9, 1543-1547, 1987
  • Belle, Julian (Ed.), Five Hundred Self-Portraits. Phaidon Press Limited, London/ Phaidon Press Inc., New York, first published 2000, reprinted in paperback 2004, 548 p., about 500 coloured pictures, Text engl., (ISBN 0-7148-4384-9) Self-Portraits in chronological order from ancient Egypt to the present.
  • Belle, Julian (Hrsg.), Fünfhundert Selbstporträts. Phaidon Press Limited, London 2000, 548 S., ca. 500 überwiegend farb. Abb., Text dt., (ISBN 0-7148-9139-8) Selbstporträts bildender Künstler vom Alten Ägypten bis in die Gegenwart.
  • Pascal Bonafoux, Les peintres et l'autoportrait, 1984
  • Pascal, Bonafoux, Moi Je, par Soi-même. L’autoportrait au XXe siècle. Diane de Selliers Editeur. Paris, 2004 (ISBN 2-903656-29-0) (Notices biographiques de Pierre Rosenberg)
  • Frances Borzello, Wie Frauen sich sehen- Selbstbildnisse aus fünf Jahrhunderten. Karl Blessing Verlag, München 1998, (ISBN 3-89667-052-2) Der Band wird ergänzt durch Anmerkungen, Kurzbiographien, Auswahlbibliographie, Abb.-Verzeichnis und Register.
  • Omar Calabrese, Die Geschichte des Selbstporträts. Deutscher Kunstverlag, München 2006, 224 S. , farb. u. s/w-Abb., (ISBN 3-7774-2955-4)
  • Yves Calmejane, Histoire de moi ou L'histoire des autoportraits, Thalia Édition, Paris, 2006
  • Collectif, Rembrandt par lui-même, catalogue de l'exposition des autoportraits de Rembrandt à la National Gallery du 9 juin au 3 septembre 1999 avec des textes de Ernst van de Wetering, Volker Manuth, Marieke de Winkel, Ben Bross, trad. fr. Flammarion, Paris, 1999
  • Ludwig Goldschneider, Fünfhundert Selbstporträts von der Antike bis zur Gegenwart (Plastik.Malerei.Graphik). Phaidon-Verlag, 528 S., s/w.-Abb. u. sieben farb. Abb., Wien 1936, o.ISBN
  • Joëlle Moulin, L'autoportrait au XXe siècle, éd. Adam Biro, Paris, 1999
  • Ulrich Pfisterer / Rosen, Valeska von ~ (Hrsg.), Der Künstler als Kunstwerk. Selbstporträts vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Reclam, Stuttgart 2005, (ISBN 3-15-010571-4) (Rezension)
  • Norbert Schneider, L’Art du portrait. Taschen, 1994. (Traite aussi bien du portrait que de l'autoportrait).

Références

Articles connexes

Thèmes artistiques

  • Les thèmes artistiques (bien qu'il faille mieux considérer l'autoportrait comme un exercice du peintre)

Liens externes